Introduce tu búsqueda

El sendero azul
FICX Imatge Permanent
  • [4][Portada][slider3top]
    Cine Alemán Siglo XXI
    Heath Ledger
    En el episodio de cine de 'Nunca es tarde' del pasado 30 de noviembre: repasamos la filmografía de Ang Lee, a propósito de la llegada de 'La vida de Pi' a la cartelera española. Además, el resto de estrenos de la semana con 'El capital', 'Invasor', 'Amigos para siempre', 'El origen de los guardianes' y 'Asterix y Obelix al servicio de su majestad'. Nos despedimos con el tema principal de 'Brokeback Mountain' 'Wings'. Sueñen, vean cine.
    por Emilio M. Luna
    noviembre 30, 2012

    NUNCA ES TARDE | PROGRAMA Nº 34

    por Emilio M. Luna | noviembre 30, 2012
    Tigre y dragón, uno de los grandes éxitos de Ang Lee
    Mañana viernes se estrena ‘La vida de Pi’ (Life of Pi, 2012), una de las películas más esperadas del año y que devuelve a uno de los grandes realizadores de la última década: Ang Lee. El cineasta taiwanés se ha ganado ese calificativo a través de un cine que no entiende de épocas, con olor a clásico. Repasamos, desde nuestra perspectiva, sus cinco mejores filmes. Están recopiladas las esenciales y, también, alguna pequeña rareza. Las cinco de Ang Lee.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 29, 2012

    CINCO PELÍCULAS DE | ANG LEE

    por Emilio M. Luna | noviembre 29, 2012
    The Hire: Chosen, Ang Lee

    Estados Unidos, 2001

    Anonymous Content / BMW Films

    dirección: Ang Lee.

    guión: David Carter.

    duración: 9 min.

    'The Hire: Chosen' es un cortometraje publicitario para BMW Series protagonizado por Clive Owen. Estuvo nominado como mejor spot publicitario mundial ese mismo año. 'Chosen' forma parte de un políptico de ocho episodios donde Owen siempre tiene reservada presencia como un misterioso conductor ('Driver'). Intérpretes como Don Cheadle, Forrest Whitaker o Gary Oldman son otros de los protagonistas de este serial. Wong Kar-wai, John Frankenheimer, Alejandro González Iñárritu, John Woo, Joe Carnahan, Tony Scott y Guy Ritchie son algunos de los directores que como Lee también han colaborado para la marca alemana de automóviles.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 29, 2012

    'CHOSEN' (2001), de Ang Lee

    por Emilio M. Luna | noviembre 29, 2012
    Sundance 2013 Line up
    Como es tradicional el primer gran evento cinematográfico del año se celebra en Utah. Hablamos de Sundance, el festival creado por Robert Redford (Sundance Kid en ‘Dos hombres y un destino') en 1983 y convertido en el gran baluarte del cine independiente americano. Si bien es cierto que en los últimos años ha abierto sus puertas a estrenos comerciales en busca de mayor poderío mediático, la esencia de este veterano certamen se mantiene intacta. Su influencia durante el resto del año es más que evidente ya que muchos de sus títulos forman parte, tanto de algunas de las categorías de los “clase A” en Europa, como de las quinielas en la temporada de premios. Obras como ‘Precious’, ‘500 días juntos’, ‘Blue Valentine’, ‘Like Crazy’, ‘Martha Marcy May Marlene’ o la ganadora de este año ‘Bestias del sur salvaje’ así lo atestiguan. Anoche se dio a conocer el grueso de las participantes en las distintas categorías de la trigésima edición. Cintas como ‘Ain’t them Bodies Saints’, de David Lowery, o ‘Emanuel and the Truth About Fishes’, de Francesca Gregorini, tendrán su premiere mundial. Del 17 al 27 de enero en Park City, la primera gran cita del curso. A continuación, la programación.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 29, 2012

    SUNDANCE 2013 | PROGRAMACIÓN OFICIAL

    por Emilio M. Luna | noviembre 29, 2012
    Twixt, de Francis Ford Coppola - Cahiers
    'Twixt', de Francis Ford Coppola.

    Llega diciembre y, como es habitual, es época de balance. Aun queda para que 'El antepenúltimo mohicano' publique los tradicionales listados que valoran lo mejor de este 2012; otras publicaciones, sin embargo, han esperado menos y han dado a conocer las películas imprescindibles de la temporada. Es el caso de la prestigiosa -para algunos - Cahiers du Cinéma, clásico de la polémica y siempre a contracorriente de las leyes comerciales-críticas imperantes. De este modo se explica que filmes destrozados por el público y la prensa como 'Twixt', de Francis Ford Coppola, '4:44, Last day on Earth', de Abel Ferrara, o, en menor medida, la propia 'Cosmópolis', se encuentren en ese ranking. Para Cahiers, 'Holy Motors' es la gran obra del año.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 29, 2012

    CAHIERS DU CINÉMA | Las 10 mejores películas del 2012

    por Emilio M. Luna | noviembre 29, 2012
    Crítica de Bellflower, de Evan Glodell - Bellflower, 2011
    MOTHER MEDUSA
    Bellflower (Evan Glodell, 2011)

    Hay películas que son difíciles de abordar. Filmes que por su continente, por su contenido, dejan sensaciones de compleja discriminación y que acaban encontrando el oasis prometido en un acotado—o no tanto — grupo de seguidores. Es algo que va en consonancia con cada época. Década tras década se rompen y reinventan los tiempos narrativos, marcando tendencia, generando expectación o indiferencia. De la elección de una u otra dependerá su lugar en los anales. El mismo paso de los años ha ido sumergiendo el concepto de clasicismo a la par que emergía el lado irracional en el cine. El subconsciente obtiene vida propia a ojos del celuloide y algunos autores como Stanley Kubrick, David Lynch o, de manera más reciente, Richard Kelly— ¿Recuerdan ‘Donnie Darko’ (2011)?— abanderan la disociación realidad-irrealidad a través de una lente. En la actualidad la producción independiente es el páramo que funciona como banco de pruebas para este tipo de creaciones que, normalmente, suelen pasar inadvertidas. Es el caso de ‘Bellflower’ (2011), ópera prima de Evan Glodell.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 29, 2012

    BELLFLOWER (EVAN GLODELL, 2011)

    por Emilio M. Luna | noviembre 29, 2012
    Crítica de Mientras duermes, de Jaume Balagueró
    ALGUIEN VIGILA TUS SUEÑOS…
    Mientras duermes (Jaume Balagueró, 2011)

    Uno de los nombres propios que más ha hecho por el cine fantástico patrio en los últimos años, Jaume Balagueró puede presumir de poseer una de las filmografías más interesantes y coherentes dentro del panorama actual. Tras su triunfal debut allá por 1999 con la multipremiada Los sin nombre, este realizador catalán ha encadenado un éxito tras otro: Darkness (2002), Frágiles (2005), REC (2007) y su continuación REC 2 (2009), llegando su obra de madurez con la película que hoy ocupa nuestra Sesión doble: Mientras duermes (2011).

    por José Martín León
    noviembre 28, 2012

    CINE ESPAÑOL 2011 | MIENTRAS DUERMES

    por José Martín León | noviembre 28, 2012
    Keeps the light on
    Esta tarde se han anunciado las nominaciones a los premios más importantes del circuito independiente americano, los Independent Spirit Awards. Galardones que celebran una vigésimo octava edición que promete ser apasionante. Si esta mañana nos levantábamos con la noticia de la premiación de ‘Moonrise Kingdom’ en los Gotham, esta tarde se repite la historia y la cinta de Wes Anderson vuelve a colarse en la máxima categoría. No lo tendrá fácil. ‘Silver Linings Playbook’ ('El lado bueno de las cosas'), ‘Bestias del sur salvaje’, ‘Keep the lights on’ y ‘Bernie’ serán sus rivales. Favoritismo inicial para la cinta de David O. Russell que ya maravillara en Toronto. Sorprenden las ausencias de ‘The Master’ (que superaba por poco el límite presupuestario) y 'Las sesiones' en este apartado de mejor película. En las secciones interpretativas destacan la doble nominación de Matthew McConaughey por sus papeles en ‘Killer Joe’ (mejor actor principal) y ‘Magic Mike’ (actor secundario). ‘Amor’, ‘L’enfant d’en haut’, ‘Once upon a time in Anatolia’, ‘De óxido y hueso’ y ‘Rebelle’ son las propuestas en el apartado foráneo. El 23 de febrero se conocerán las ganadoras. Todo apunta a un barrido de ‘Silver Linings Playbook’, salvo que ‘Moonrise Kingdom’ o ‘Bestias del sur salvaje’ digan lo contrario. A continuación, las nominaciones.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 27, 2012

    INDEPENDENT SPIRIT AWARDS 2013 | NOMINACIONES

    por Emilio M. Luna | noviembre 27, 2012
    Crítica de REC Génesis - REC 3
    LA SAGA 'REC' SE EXPANDE
    [REC] Génesis (Paco Plaza, 2012)

    El proyecto de la Bruja de Blair (1999) supuso un enorme éxito de taquilla en su momento, gracias a una original campaña publicitaria y una innovadora manera de presentar su propuesta. Fue el inicio del recurso denominado como material encontrado, con un punto de vista subjetivo, rodado cámara en mano y con una apariencia cercana al documental. Esta técnica fue empleada con mayor o menor fortuna en otros títulos como Monstruoso (2008), Chronicle (2012) o Project X (2012), llegando incluso a tener su representación española con una taquillera cinta de terror titulada REC (2007), dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza. La historia nos presentaba a una reportera de televisión y su operador de cámara, inmersos en una espiral de horror cuando acuden a un edificio junto a unos bomberos en servicio de emergencia. El subgénero zombi no es nuevo en nuestro cine, ya que una de las mayores joyas de esta modalidad fue No profanar el sueño de los muertos (1974) de Jorge Grau. REC vino a confirmar el especial momento que vive el cine fantástico español con obras como Los otros (2000), El laberinto del fauno (2006) o El orfanato (2007), y sus 33 millones de dólares recaudados a nivel mundial hicieron que se convirtiera en el primer capítulo de una saga que viene a ser nuestro Resident Evil particular. REC 2 (2009) fue una digna continuación de la historia, justo donde acabó la primera película. La utilización de cámara al hombro es la misma de la anterior, pero se apuesta más por la acción y la espectacularidad. Es a REC lo que Aliens el regreso (1986) al primer Alien (1979), militares incluidos. Balagueró y Plaza se sacaron un sorprendente giro argumental de la manga, dando un vuelco a la manida temática zombi para sumergirse en el no menos recurrente subgénero de las posesiones demoníacas. Los 18 millones de euros recaudados por esta secuela y el aceptable funcionamiento del remake norteamericano, Quarentine (2008), hicieron que el universo de REC se expandiera con los proyectos de REC3: Génesis (2012) y REC4: Apocalipsis (2013), dirigidas ya individualmente por Paco Plaza y Jaume Balagueró, respectivamente.

    por José Martín León
    noviembre 27, 2012

    CINE ESPAÑOL 2012 | [REC] GÉNESIS

    por José Martín León | noviembre 27, 2012
    Moonrise Kingdom, ganadora en los Gotham Awards
    Moonrise Kingdom’, de Wes Anderson, es la primera triunfadora de la temporada al obtener el máximo galardón en los Gotham Awards, premios que valoran lo más destacado de la cosecha independiente americana. Sorprende su elección, más que por calidad, por encontrarse en la misma categoría que ‘The Master’, lo que confirma que la cinta de Paul Thomas Anderson se ha desinflado de cara los Oscar. Otro de los ganadores del día fue el joven director Benh Zeitlin, que se llevó dos entorchados –como director revelación y el honorífico por una diferente visión del mundo – por su cinta debut ‘Bestias del sur salvaje’. ‘Your Sister’s Sister’ (‘El amigo de mi hermana’ en España), una de las propuestas más sinceras del año, se ha alzado con el premio al mejor reparto. Los Gotham Awards no son un referente claro de cara a los premios de la academia pero, ¿Serán una señal de que ‘Moonrise Kingdom logrará un hueco entre las nominadas a mejor filme? En enero lo sabremos.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 27, 2012

    GOTHAM INDEPENDENT FILM AWARDS 2012

    por Emilio M. Luna | noviembre 27, 2012
    Concurso New Girl
    Nuevo sorteo por cortesía de FOX España con la primera temporada de 'New Girl', una de las sensaciones de la temporada pasada. Creada por la propia FOX, esta sitcom que hereda el espíritu de 'Friends' está encabezada por la encantadora Zooey Deschanel, actriz y cantante cada vez más en alza. 'New Girl' es una serie que engancha y que deja más que buenas sensaciones. Para celebrar su lanzamiento doméstico sorteamos un pack con la primera temporada. Para participar sólo hay que dejar este comentario, 'New Girl con FOX y @cinemohicano', en la publicación correspondiente de la página de facebook de 'El antepenúltimo mohicano' y/o en twitter (se pueden contabilizar hasta dos votos con el uso de ambas redes). El plazo de inscripción finaliza el domingo 9 de diciembre. Un día después anunciaremos al ganador/a. ¿Qué mejor que pasar las navidades enamorados de la señorita Deschanel?

    por Emilio M. Luna
    noviembre 27, 2012

    CONCURSO FOX | NEW GIRL

    por Emilio M. Luna | noviembre 27, 2012
    Concurso Ice Age 4
    Ayer series, hoy largometrajes. Nuevo sorteo, cortesía de FOX España, con una de las protagonistas de la animación de este 2012, 'Ice Age 4, la formación de los continentes'. La cuarta entrega de estos simpáticos y prehistóricos amigos se estrena en formato digital (pueden adquirirla aquí) y lo celebramos con un pack (dvd - blu ray - combo) + un peluche de la saga que irá a parar a uno de nuestros lectores. Para participar hay que dejar este mensaje, 'Ice Age 4 con @FOX_Home_Spain y @cinemohicano', en la publicación correspondiente de la página de facebook de 'El antepenúltimo mohicano' y/o en twitter (se pueden contabilizar hasta dos votos usando ambas redes). El plazo de inscripción finaliza el lunes 10 de diciembre. Un día después anunciaremos al ganador/a. Cojan la chaqueta, nos vamos al Polo.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 27, 2012

    CONCURSO FOX | ICE AGE 4

    por Emilio M. Luna | noviembre 27, 2012
    Crítica de "La parte de los ángeles" - Angels' Share review
    LA OPORTUNIDAD
    La parte de los ángeles (Angels’ Share, Ken Loach, 2012)

    Abogado de las causas perdidas, Ken Loach lleva mimando a la clase proletaria británica durante más de cuarenta años. Este autor, natural de la capital del condado de Warwickshire, Nuneaton, no engaña a nadie. Cuatro décadas de carrera como expresión de sus ideas socialistas han forjado a este portaestandarte de la guardia del débil. Loach escenifica el realismo más crudo de la sociedad industrializada. Esa que en pleno siglo XXI sigue entendiendo de estratos y muestra un mapa humano balcanizado por la ambición y la desidia. Militante activo del trotskismo y defensor a ultranza de la IV Internacional, su cine ha sido, salvo aisladas excepciones, el páramo de comodidad del sostén de este invento llamado estado del bienestar. Entendiendo por comodidad un vano reivindicativo a la cotidianidad de millones de ciudadanos que siempre viven al límite, predestinados desde su nacimiento, marcados por el desamparo y la pobreza sin posibilidad de elección. Un estigma recurrente en su filmografía y que ya tenía en su primer largometraje, ‘Poor Cow’ (1967), la definición de un estilo, de un mensaje. Allí, desde lo más profundo– la cárcel– partían ilusiones de perfil bajo. Sobrevivir, amar y sobrevivir. Tras veintiséis películas nada ha cambiado. O quizá sí, viendo su último trabajo titulado ‘La parte de los ángeles’ (Angels’ Share, 2012). Los estilemas, los mismos, el poso, muy diferente.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 26, 2012

    ANGELS' SHARE (KEN LOACH, 2012)

    por Emilio M. Luna | noviembre 26, 2012
    Nocturne, de Lars Von Trier
    Dinamarca, 1980

    Den Danske Filmskole

    dirección y guión: Lars Von Trier.

    duración: 8 min.

    Noveno cortometraje del cineasta danés realizado como trabajo de fin de carrera en la escuela de cine de Copenhague. Cuatro años después llegaría su primer largometraje, 'El elemento del crimen' (Forbrydelsens element).

    por Emilio M. Luna
    noviembre 26, 2012

    'NOCTURNE' (1980), de Lars Von Trier

    por Emilio M. Luna | noviembre 26, 2012
    Baisers volés

    François Truffaut, Claude Jade & Jean-Pierre Léaud en el rodaje de 'Besos robados' (Baisers Volés, 1968).

    presentada: el 14 de agosto de 1968 en el Festival de Avignon, Francia.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 26, 2012

    FILMMAKER | BAISERS VOLÉS (1968)

    por Emilio M. Luna | noviembre 26, 2012
    Snow white, 1916

    La bella y el monstruo

    Blancanieves (Snow white, J. Searle Dawley, 1916).
    Frankenstein (íd, J. Searle Dawley, 1910).

    Ahora que estamos viendo cómo a las carteleras de nuestros cines van llegando diversas adaptaciones de cuentos tradicionales, tanto en versiones para adolescentes como en recreaciones personales que los toman de referencia para contar otras cosas, es buen momento para rescatar esta clásica versión del cuento recuperado por los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm en 1812. Blancanieves (Snow White, J. Searle Dawley, 1916) no fue la primera adaptación para la pantalla del mismo, pero sí la más importante hasta la versión de Disney. Su director, James Searle Dawley, es uno de tantos olvidados en este arte que genera de igual forma amores desenfrenados como poco o nulo interés en cuanto las fechas de las películas se alejan en el tiempo. Esta Blancanieves es un buen ejemplo del cine comercial de la época. No hay experimentos formales, no hay planos rompedores y muchos de los avances en la narración visual que David Wark Griffith había innovado y compilado en su obra maestra El nacimiento de una nación (The Birth of a Nation, 1915) todavía no han sido asimilados en su totalidad. Pero la película resulta fluida y emocionante, mantiene un ritmo que impide que decaiga la atención y sí, digámoslo, es un ejemplo incluso hoy día de cómo contar una historia para todos los públicos sin aburrir, consiguiendo que mostremos interés por lo que se nos cuenta, que los problemas y avatares de sus protagonistas nos importen; en definitiva, que nos emocione, que es el objetivo de todo cuento. No sorprende que fascinara a un Walt Disney niño hasta el punto de que, al plantearse su primer largometraje de animación bajo su producción, la elegida fuera la historia de la joven con la piel de nieve. No sólo tomó como modelo la película de Dawley, sino que su modelo real para animar a la Blancanieves dibujada fue la protagonista de esta versión de 1916, Marguerite Clark, una actriz que seguía el canon de inocencia y candidez que triunfaba entonces con la fascinante Mary Pickford o la maravillosa, una debilidad personal, Lillian Gish.

    La película tiene un inicio sorprendente: con ambientación coetánea, la primera década del siglo XX, Papá Noel entra en una casa por la noche y va dejando sobre una mesa muñecos y muñecas que va sacando de su saco. La niña de la casa lo descubre y echa a correr mientras Papá Noel termina de colocar los muñecos. Y de pronto, estos se transforman en personas de carne y hueso y se saludan entre sí: son los protagonistas de la película que toman vida ante nuestros ojos certificando así el carácter de cuento infantil mágico de la historia. La trama sigue de manera bastante fiel la versión de Jacob y Wilhelm Grimm, aunque con los cambios precisos para que la película pueda alcanzar los 63 minutos de duración que tiene. El más conseguido es quizá que el príncipe aparezca desde el primer momento y enseguida se convierta en objeto de deseo de la malvada madrastra en conflicto con el amor que ha surgido entre Blancanieves y él. No sé si de manera intencionada, pero desde luego fortalece la idea original del cuento: los celos que pueden sentir las madres por sus hijas. Eso sí, como ya hicieran los hermanos Grimm en su deseo de preservar el carácter benéfico y santo de la maternidad, cambian esta figura por la de la madrastra. Así la fantasía sobre la maldad materna queda escindida en una madre buena, que muere de manera fatal y triste, y una madrastra mala que ocupa su lugar, lo cual permite mantener la imagen de pureza y bondad de la madre a los ojos de los niños. Recordemos que el cuento tradicional, según su procedencia, contenía momentos de gran crueldad. En España, lo que la madre le pedía al cazador que le trajera como prueba de haber matado a Blancanieves no era su corazón, que ya es bastante, sino una botella llena de sangre de la joven taponada con un dedo de su pie. En otros países, lo que exige es el corazón y el hígado para comérselos. En fin, por mucho que la historia se edulcore tanto en esta versión como en la que luego sería la más famosa de la historia, la Blancanieves y los siete enanitos (Snow White and the Seven Dwarfs, David Hand, 1937) de Disney, lo que bulle en su fondo es la más oscura oscuridad.

    Snow white, 1916
    Blancanieves, de James Searle Dawley, 1916 / Imagen: Silent Film Festival.

    «Si en los primeros minutos de la película esta cae en el defecto más grave de la narración silente, el exceso de intertítulos, la profusión de textos que interrumpen de continuo la acción, pronto es la imagen la que domina y narra por sí misma la historia ofreciendo algunas secuencias de gran belleza y profunda capacidad para emocionar».


    Los otros cambios son más decorativos. La reina Brangomar consigue su belleza no por nacimiento, sino por un acuerdo con una bruja que tiene como ayudante a un gato antropomorfo gigante, y su famoso espejo en el que se mira y remira y al que pregunta quién es la más bella aquí está no tanto por esto, que apenas si se refleja en la película una vez, sino que sirve para acabar con el hechizo cuando aquel se rompa. El contraste en la corte entre la riqueza exuberante en la que vive Brangomar y la pobreza de Blancanieves, condenada a servir en la cocina descalza y vestida con harapos, servirá para dar fuerza al carácter bondadoso de la joven princesa que enamorará a todos por su sencillez y alegría ante la adversidad y el odio maternal. Si en los primeros minutos de la película esta cae en el defecto más grave de la narración silente, el exceso de intertítulos, la profusión de textos que interrumpen de continuo la acción, pronto es la imagen la que domina y narra por sí misma la historia ofreciendo algunas secuencias de gran belleza y profunda capacidad para emocionar. De esta manera, uno de los momentos más encantadores es aquel en el que las damas de la corte, ante la visita del príncipe Florimond al reino, visten a Blancanieves con ropas elegantes para que pueda bailar en su presencia oculta bajo un velo pero no encuentran zapatos para ella. Las jóvenes, sin dilación, deciden descalzarse también para que nadie note que Blancanieves no tiene ni unos tristes zapatos que ponerse.

    Un personaje que adquiere gran fuerza en esta versión es la de Berthold, el cazador, interpretado por Lionel Braham, el más destacado del reparto junto a la Clark. Se nos presenta desde bien pronto como un gran amigo de Blancanieves. Vive en una cabaña del bosque con sus tres hijos pequeños. Los entrañables momentos de la vida cotidiana entre ellos conseguirá que sintamos empatía por él con gran facilidad, por lo que el dramatismo que nace de la orden de la reina de que debe matar a la princesa toma tintes más dramáticos. El tópico del gigante con corazón lo hemos visto mil veces, sí, y cuando funciona nos gusta. Y aquí funciona a la perfección. La secuencia que acontece en lo más profundo de los bosques, cuando Berthold debe matar a Blancanieves coaccionado por la reina, que lo ha amenazado con encerrar a sus tres hijos en una torre y dejarlos morir de hambre si no la asesina, es de los más conseguidos e intensos de la película. Se ha preparado hasta entonces todo al detalle para que nos emocione. La candidez e inocencia de Blancanieves, el dolor del cazador ante la dura tarea encomendada y sus dudas, su corazón dividido entre sus hijos y Blancanieves… En fin, una delicia que no estropea que poco después el bosque resulte que está habitado hasta por leones. Las secuencias narrando la huida del cazador y de sus hijos de la torre en la que la reina los ha encerrado pese a todo se convierte en una subtrama que casi devora por su interés y emoción a la principal.

    Snow white, 1916

    James Searle Dawley es hoy recordado no por esta versión de Blancanieves, sino por haber sido el primero en dirigir una adaptación para el cine del clásico de Mary W. Shelley Frankenstein o el moderno Prometeo (1818).


    Las secuencias con los siete enanitos siguen casi al detalle el cuento de los Grimm, salvo en que todos tienen nombre. Disney lo llevaría más lejos al darles a cada uno una personalidad diferenciadora. Dawley, aquí sí, demuestra que en algo ha tenido presente las enseñanzas del gigantesco Griffith y nos presenta una secuencia de salvamento en el último minuto, pero con una torpeza notable que obliga a reflexionar sobre que no se trata sólo de innovar visualmente, sino de la magistral capacidad de llevar esos descubrimientos de manera eficaz a la pantalla. Y eso también lo poseía Griffith. La muerte y el despertar de Blancanieves respetan a los Grimm, aunque su tono es más feliz pues la única castigada es la madrastra y, la verdad, comparado con el original o con versiones posteriores, sufre un castigo poco severo.

    James Searle Dawley es hoy recordado no por esta versión de Blancanieves, sino por haber sido el primero en dirigir una adaptación para el cine del clásico de Mary W. Shelley Frankenstein o el moderno Prometeo (1818). Su Frankenstein de 1910 estuvo perdida durante años en manos de un coleccionista que se negaba a hacerla pública. No más de trece minutos de duración que a mi gusto deja en evidencia otras adaptaciones posteriores, la papanatada de Kenneth Branagh sin ir más lejos (Frankenstein de Mary Shelley, Mary Shelley’s Frankenstein, 1994). Hay una buena construcción de la acción en paralelo durante la creación de la criatura, a lo cual se suman unos excelentes efectos especiales para mostrar el nacimiento del monstruo valiéndose del truco de quemar un maniquí y reproducir la secuencia al revés logrando un efecto desasosegante. El uso de un espejo para dar más profundidad al plano y jugar con dos espacios sin tener que desplazar la cámara muestra inventiva, el monstruo acosando y reclamando a Frankenstein su felicidad y una compañera respeta una idea que ya estaba en la novela, y el sorprendente final en el que la criatura se iguala identificándose en el espejo con su creador es una maravilla. Podéis ver esta primera versión de Frankenstein (J. Searle Dawley, 1910), con un fantástico Charles Ogle, autor también del maquillaje de la criatura, como ancestro de nuestro amado Boris Karloff, completa y en versión restaurada realizando una sencilla búsqueda por internet. Está disponible de manera gratuita y legal en varias plataformas.


    José Luis Forte
    © Revista EAM / Cáceres


    Si lo deseáis, podéis ver esta primera versión de Frankenstein (J. Searle Dawley, 1910), con un fantástico Charles Ogle, autor también del maquillaje de la criatura, como ancestro de nuestro amado Boris Karloff, completa justo aquí:




    Ficha técnica de Blancanieves
    USA, 1916. Título original: Snow White. Director: J. Searle Dawley. Guion: Winthrop Ames, basado en la obra de teatro de Jessie Braham White según el cuento de Jacob y Wilhelm Grimm. Productora: Famous Players Film Company. Productores: Adolph Zukor y H. Lyman Broening. Fotografía: H. Lyman Broening. Intérpretes: Marguerite Clark, Dorothy Cumming, Creighton Hale, Lionel Braham, Alice Washburn, Richard Bartelmess.


    Ficha técnica de Frankenstein
    USA, 1910. Título original: Frankenstein. Director: J. Searle Dawley. Guion: J. Searle Dawley, basado en la novela de Mary W. Shelley. Productora: Edison Manufacturing Company. Estreno: 18 de marzo de 1910. Maquillaje de la criatura: Charles Ogle. Intérpretes: Augustus Phillips, Charles Ogle, Mary Fuller.
    por José Luis Forte
    noviembre 26, 2012

    Cineclub | Blancanieves (James Searle Dawley, 1916)

    por José Luis Forte | noviembre 26, 2012
    About the Pink Sky Momoiro sora o
    About the Pink Sky’ (Momoiro sora o, 2012), de Keiichi Kobayashi, se ha alzado como la gran triunfadora de la quincuagésima edición de Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX 2012). La ópera prima de este joven cineasta nipón que nos acerca a la adolescencia más candorosa ya fue presentada en la pasada edición de Sundance – Sección oficial competitiva largometrajes internacionales –. Según han narrado las crónicas, la decisión del jurado no fue sencilla e hicieron falta seis horas de deliberaciones para seleccionar el palmarés. La decisión final no ha agradado en demasía a la prensa especializada. Tras ocho días de certamen las aparentes favoritas eran la norteamericana ‘Gimme the Loot’, la rumana ‘Beyond the Hills’ – que se tuvo que conformar con el Premio Especial del Jurado – y la bosnia ‘Djeca’, una de las triunfadoras de la pasada entrega de ‘Una cierta mirada’ de Cannes. Como ocurre en eventos de esta índole no llueve a gusto a todos.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 25, 2012

    GIJÓN 2012 | RESUMEN Y PALMARÉS

    por Emilio M. Luna | noviembre 25, 2012
    A Letter to Uncle Boonmee
    Tailandia, Alemania, Reino Unido, 2009

    Animate Projects Limited Illuminations Films

    dirección y guión: Apichatpong Weerasethakul.

    duración: 18 min.

    Décimo cortometraje del cineasta tailandés prólogo de su mayor éxito 'Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas' (Lung Boonmee raluek chat, 2010), ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2010. Este año tiene pendiente de estreno 'Mekong Hotel'.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 24, 2012

    'A Letter to Uncle Boonmee', de Apichatpong Weerasethakul

    por Emilio M. Luna | noviembre 24, 2012
    Golpe de efecto
    En el episodio de cine del pasado viernes de Nunca es tarde: los estrenos de la semana con 'Fin', 'El hombre de los puños de hierro', 'Golpe de efecto', 'Persiguiendo Mavericks', 'César debe morir' y 'Hasta la vista'. En apuntes, la protagonista es 'Lincoln', de Steven Spielberg. Nos despedimos con el tema de la banda sonora de 'Sólo Dios perdona', 'Sister Part 2' de M83. Pasen una excelente semana. Sueñen, vean cine.
    por Emilio M. Luna
    noviembre 23, 2012

    NUNCA ES TARDE | PROGRAMA Nº 33

    por Emilio M. Luna | noviembre 23, 2012
    The Horse Soldiers
    John Ford, Costance Towers & John Wayne en el set de 'Misión de audaces' (The Horse Soldiers, 1959).

    estreno en EE.UU.: 12 de junio de 1959.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 22, 2012

    FILMMAKER | THE HORSE SOLDIERS

    por Emilio M. Luna | noviembre 22, 2012
    World Without End
    El moderado éxito de ‘Los pilares de la Tierra’ (The Pillars of the Earth) supuso para Starz un tremendo espaldarazo. El canal Premium refrendaba de esta manera un gran 2010 donde una serie de gladiadores – ‘Spartacus’ – le colocó en la primera línea de entretenimiento de las noches televisivas americanas. La adaptación del best-seller de Ken Follet, articulada en ocho capítulos, sorprendió por su amplio sentido del entretenimiento y su fiel traslación con respecto a la obra original. La miniserie dejaba buenas sensaciones pese a que su tramo final la velocidad narrativa aumentó tres veces su potencia. El compactar un libro tan extenso les jugó una mala pasada a los guionistas que dejaron dos últimos episodios para olvidar. Un hecho que no emborrona un producto atractivo, lleno de giros y de buena factura. Tras su lucrosa acogida, Starz y Scott Free – la productora de Ridley Scott – se pusieron manos a la obra con la siguiente novela de éxito del escritor galés, ‘Un mundo sin fin’ (World without End). Un proyecto más ambicioso y sugerente si cabe que retrata el episodio más oscuro de la Edad Media: la Peste Negra. Tras algunos dimes y diretes en forma de problemas contractuales y con un presupuesto de cuarenta y cuatro millones de dólares llegó su momento el pasado octubre, emitido por ReelzChannel en Estados Unidos.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 22, 2012

    ADICTOS EN SERIE | UN MUNDO SIN FIN

    por Emilio M. Luna | noviembre 22, 2012
    The Place Beyond the Pines

    Ryan Gosling, Derek Cianfrance & Eva Mendes en el rodaje de 'The Place Beyond the Pines'.

    estreno en EE.UU.: 29 de Marzo.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 22, 2012

    FILMMAKER | THE PLACE BEYOND THE PINES

    por Emilio M. Luna | noviembre 22, 2012
    Marfa Girl, de Larry Clark
    El pasado sábado concluyó la séptima edición del Festival de Roma. El primer año con la capitanía de Marco Müller – antiguo director de la Mostra – se ha saldado con una entrega bastante irregular y de tono sombrío. Pocos nombres relevantes y cintas sin demasiado peso han conformado la Sección Oficial. Ni siquiera las dos películas sorpresas, ‘1942’, de Feng Xiaogang, y ‘Duzhan’, de Johnnie To, han dado algo de vida a este certamen que un año más tendrá que conformarse con pertenecer a la segunda división del circuito europeo. No hubo lugar para Spielberg, Winding Refn o Quentin Tarantino. Debut de Müller y primera en la frente.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 20, 2012

    ROMA 2012 | PALMARÉS

    por Emilio M. Luna | noviembre 20, 2012
    Only God Forgives
    A cuentagotas van llegando novedades de la próxima colaboración entre Nicolas Winding Refn y Ryan Gosling titulada ‘Sólo Dios perdona' (Only God Forgives). Tras su producción todo se ha reducido a un número limitado de imágenes del rodaje e hipótesis sobre su presentación. Venecia, Toronto, Roma… y ahora se especula que la primera proyección se hará en las próximas ediciones de la Berlinale, Sundance o Cannes. Lo único seguro es que su estreno comercial en Dinamarca está fechado para el 23 de mayo lo que desestimaría la opción del certamen galo. Unos afortunados miembros de la prensa pudieron ver un primer avance tanto en Cannes como en Venecia – ya lo contamos en Cuadernos –. Mismo caso que el guión que ya ha pasado por manos de especialistas y lo han tildado de complejo. Si en ‘Drive’ se mostraba un retrato de la soledad, en ‘Sólo Dios perdona’ se dibuja la búsqueda de la fe. Mensajes filosóficos aparte el filme promete cruda violencia como la que ofrecía la anterior obra del cineasta de Copenhague. Prueba de ello es el mapa por cara que luce su protagonista (Julian - Ryan Gosling) en el primer póster promocional. Cortesía de ‘El ángel de la muerte’ y el thai-boxing.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 20, 2012

    EXPRESS | Primer póster de ‘Only God Forgives’

    por Emilio M. Luna | noviembre 20, 2012
    Marley, de Kevin Macdonald
    Amor. Cuatro letras, una palabra, un sinnúmero de significados. Si me pidieran describir el documental que nos interesa el día de hoy, ‘Marley’ (EE.UU., 2012), probablemente utilizaría esta. Y es que al finalizar la proyección no puedo pensar en otra cosa; en este sentimiento que aparenta ser sencillo pero que de alguna manera los seres humanos hemos logrado complicar, probablemente en nuestro afán de definirlo y limitarlo. Me parece que Bob Marley entendía mejor que nadie lo que es el amor.

    por Alexandra Castillo
    noviembre 19, 2012

    MARLEY (KEVIN MACDONALD, 2012)

    por Alexandra Castillo | noviembre 19, 2012
    Pedro Almodóvar en ciencia-ficción
    Aun soy lo bastante joven para hacer una película de ciencia-ficción, tengo ideas para el género”. Para muchos una gran sorpresa, para otros una etapa previsible en la carrera de un gran cineasta. Hablamos de Pedro Almodóvar, que este fin de semana ha anunciado su inminente paso al sci-fi. El director manchego, en la última etapa de su filmografía, ha dejado clara una evolución que nace en el melodrama pero que afluye en diferentes temáticas: el suspense, el noir e incluso el terror. Una muestra de ello es la notable ‘La piel que habito’ (2011), filme que mereció mejor suerte en todos los ámbitos. Su paso a la fantasía, por tanto, no resulta descabellado. Eso sí, será todo un reto.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 18, 2012

    EXPRESS | Almodóvar prepara un filme de ciencia-ficción

    por Emilio M. Luna | noviembre 18, 2012
    Néstor Almendros Cinematography
    "El arte de la imagen, es el arte de lo tangible. Hay que ser un poco voyeur. Amar los objetos, las cosas, las personas, los rostros..."

    Uno de los directores de fotografía y personalidades más influyentes de la Nouvelle Vague, Néstor Almendros "El hombre que pintaba con luz", fue reconocido en el mundo del cine por su sencillez y aplicación de la iluminación a base de luz única en sus películas. Nacido en 1930 en Barcelona, fue miembro de la ASC (American Society of Cinematographers). Hijo de maestros, su padre Herminio Almendros fue un importante pedagogo que introdujo en España el método pedagógico del francés Celestin Freinet. Tras su exilio a Cuba, Néstor le siguió años después para evitar ser incorporado al Ejercito Español. Allí el barcelonés se sacó la carrera de Filosofía y Letras y comenzó su trayectoria como director de fotografía.

    por Unknown
    noviembre 18, 2012

    CINEMATOGRAPHY | NÉSTOR ALMENDROS

    por Unknown | noviembre 18, 2012
    I Love to Singa
    Estados Unidos, 1936

    Leon Schlesinger Studios / Warner Bros. Pictures.

    Dirección y guión: Tex Avery.

    Duración: 8 min.

    Clásico de culto que parodia a la primera cinta con música sincronizada ‘El cantor de Jazz’ (The Jazz Singer, 1927), de Al Jolson.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 18, 2012

    I LOVE TO SINGA (TEX AVERY, 1936)

    por Emilio M. Luna | noviembre 18, 2012
    Amanecer Parte II
    En el episodio de cine del pasado viernes en 'Nunca es tarde': repasamos los estrenos de una aberrante cartelera española con 'Amanecer, Parte II', 'Holy Motors', 'La parte de los ángeles', 'En la mente del asesino' y 'Contra el tiempo'. En 'apuntes' presentamos 'Guerra Mundial Z'. Sin tiempo para las series nos despedimos con la música de la 'saga Crepúsculo', uno de los fenómenos de la década. Pasen una excelente semana. Sueñen, vean cine.
    por Emilio M. Luna
    noviembre 16, 2012

    NUNCA ES TARDE | PROGRAMA Nº 32

    por Emilio M. Luna | noviembre 16, 2012
    Festival Internacional de Cine de Gijón
    Hoy ha dado comienzo la 50ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón. Quizá, el evento con más solera del otoño cinematográfico español y que cada noviembre nos trae lo más destacado del cine de independiente y de autor tanto del mercado continental como norteamericano. Pese a que sus comienzos datan de 1963 - por iniciativa del publicista Isaac del Rivero - comenzó a obtener cierto prestigio en el circuito europeo a partir de 1994 con la llegada de José Luis Cienfuegos - director del festival hasta el año pasado tras su polémica salida - y la entrega de los premios Principado de Asturias. Cintas como ‘Celebración’ (Thomas Vinterberg, 1998), ‘Días perros’ (Ulrich Seidl, 2001), ‘Lilja 4ever’ (Lukas Moodyson, 2002), ‘Meek’s Cutoff’ (Kelly Reichardt, 2010), ‘Blue Valentine’ (Derek Cianfrance, 2010) o ‘Declaración de Guerra’ (Valerie Donzelli) el año pasado, forman parte de un palmarés con muchos de los estandartes del cine de bajo presupuesto. Esta quincuagésima edición, por tanto, significa un nuevo comienzo tras la 'etapa Cienfuegos'. Nacho Carballo debuta a los mandos con una programación más que interesante donde destacan en la Sección Oficial autores como Aida Begic, Adam Leon, Hiam Abbass, James Marsh, Jordi Mollá (en su segundo largometraje como realizador), y sobre todo, el rumano Christian Mungiu que inaugurará la competición con ‘Beyond the Hills’ (După Dealuri), sección oficial de Cannes y representante en los Oscar de la nación de los Cárpatos.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 16, 2012

    GIJÓN 2012 | PROGRAMACIÓN OFICIAL

    por Emilio M. Luna | noviembre 16, 2012
    Crítica de Holy Motors, de Léos Carax - Holy Motors review
    DE SIMIOS Y FLIPADOS
    Holy Motors (Léos Carax, 2012)

    Algún día, más temprano que tarde, se escribirán sesudos ensayos acerca de la génesis de Holy Motors (Francia, 2012). Los teóricos de vanguardia hablarán de su director, el francés Léos Carax, como un prolífico artista capacitado para indagar en las cloacas de la ficción, de la calentura creativa que atravesaba en el momento de tejer su incomprendida obra maestra. Aparecerán defensores y detractores, ambos escupiendo bilis en una competición de petulancia extrema (la opinión, como los genitales, brota de la entrepierna, y hay que marcar verbo). Aparecerán espectadores fríos, asqueados, rabiosos, ebrios de placer y sobrios por incomprensión, reclamando el dinero de su entrada o las dos horas de su preciado tiempo, quizá hipnotizados ante la maquinaria visual del enésimo “enfant terrible” –qué alarde de originalidad–. Todo cabe en una película que oscila entre el surrealismo y la autopsia del espectáculo más harapiento: hay en él una mirada demasiado enfermiza, centrada en el proceso orgánico de composición. Y sin embargo, huele a ida de olla, a disparate sin aval narrativo, ni siquiera de manera consciente o con algún fin. Es un artefacto que inmola todo esquema previo, que arranca y concluye en un letargo expectante.

    por Anónimo
    noviembre 15, 2012

    HOLY MOTORS | CRÍTICA

    por Anónimo | noviembre 15, 2012
    Crítica de La fuga de Logan - Logan's Run
    FUTURISMO DISTÓPICO Y SICODÉLICO
    La fuga de Logan (Logan’s Run, Michael Anderson, 1976)

    Muchas son las obras de ciencia ficción que, a lo largo de los años, nos han mostrado distintas visiones de futuros distópicos, con la población viviendo oprimida por regímenes absolutistas o por las propias máquinas que una vez creamos y no podremos controlar, mostrándonos los peligros de tanto avance tecnológico. Ya desde los tiempos de la pionera Metrópolis (1927), de Fritz Lang, estas fábulas futuristas han sido una constante en el género, con obras tan interesantes como Rollerball (1975), Gattaca (1997), Matrix (1999) o Minority Report (2002). En 1976, la MGM invirtió 9 millones de dólares en llevar a la pantalla la novela La fuga de Logan, escrita por William F. Nolan y George Clayton Johnson, y se contrató para dirigirla a Michael Anderson, un realizador simplemente correcto que había logrado un gran éxito comercial en 1956 con su adaptación de La vuelta al mundo en 80 días, ganadora del Óscar a la mejor película. El guión de David Zelag Goodman introdujo varios cambios sustanciales respecto a la novela, por lo que puede considerarse una adaptación bastante libre de la misma.

    por José Martín León
    noviembre 14, 2012

    LA FUGA DE LOGAN (MICHAEL ANDERSON, 1976)

    por José Martín León | noviembre 14, 2012
    Flash Gordon, de Mike Hodges (1980)
    SPACE OPERA
    Flash Gordon (Mike Hodges, 1980)

    Una de las comedias más exitosas de los últimos tiempos, Ted (2012), nos traía esta temporada a un deslenguado oso de peluche que compartía amistad eterna con Mark Wahlberg. Los que nacimos en la década de los 70 nos encontramos en ella con un impagable regalo nostálgico: la presencia de Sam J. Jones, mítico Flash Gordon del cine, riéndose de sí mismo (y del personaje por el que siempre será recordado) y haciendo un gran homenaje a la película de 1980, de la que sus protagonistas se declaran fervientemente enamorados. En una de las líneas de diálogo de Ted, el oso decía: “Es tan mala, pero es tan buena”. A continuación vamos a analizar cuánto hay de cierto en esta apreciación.

    por José Martín León
    noviembre 14, 2012

    FLASH GORDON (MIKE HODGES, 1980)

    por José Martín León | noviembre 14, 2012
    Crítica de En la casa, de François Ozon
    RADIOGRAFÍA DE LA TÍPICA FAMILIA DE CLASE MEDIA
    En la casa (Dans la maison, François Ozon, 2012)

    François Ozon lleva años regalándonos un cine muy personal y de gran calidad, que ha sido comparado con el universo de Pedro Almodóvar por la ambigüedad que suele a acompañar a muchos de los personajes de sus obras. Desde su alabado bautismo con Sitcom en el festival de Cannes de 1998, Ozon ha dejado constancia de su humor sarcástico y su particular manera de presentar las relaciones humanas, con títulos tan interesantes como Gotas de agua sobre piedras calientes (1999), 8 mujeres (2001), Swimming Pool (2003) o El tiempo que nos queda (2005). Faltaba, tal vez, esa gran obra que sublimara de una vez por todas su innegable talento, y parece que la ha conseguido con En la casa (Dans la maison, 2012), la flamante ganadora de la Concha de Oro en el último Festival de San Sebastián.

    por José Martín León
    noviembre 12, 2012

    EN LA CASA (FRANÇOIS OZON, 2012) | CRÍTICA

    por José Martín León | noviembre 12, 2012
    Crítica de Magic Mike, de Steven Soderbergh - Magic Mike review
    CAMINO A LA NADA
    Magic Mike (Steven Soderbergh, 2012)

    Comentaba un amigo y compañero que Steven Soderbergh nunca había dejado de hacer buenas películas. Una afirmación que, con algunos matices, está bastante cercana a la realidad. Sin embargo, la carrera de este cineasta de Atlanta se ha quedado muy lejos de las expectativas depositadas hace ya más de dos décadas. Expectativas alimentadas por el fervor que provocó su ópera prima, ‘Sexo, mentiras y cintas de video’ (Sex, Lies and Videotapes, 1989), ganadora de la Palma de Oro de Cannes 1990 y blasón del cine independiente de la última década del siglo XX. Tildado como ‘chico póster de la generación Sundance’ por la crítica estadounidense, todo lo firmado posteriormente por Soderbergh vino secundado del aplauso unánime de ésta. Un éxito bastante relativo – ninguna cinta obtuvo demasiada complicidad por parte del público – que se ha ido convirtiendo en indiferencia con el paso de los años. No importa que hubiera algún Oscar de por medio – la ya olvidada ‘Traffic’ (2000) – o que en cada producción con su impronta se observen esos estilemas de director de peso; la capacidad de sorpresa había desaparecido. Una situación que cuestiona de dónde viene el contraste ¿Se equivocaba esa crítica que tan pronto lo aupó? o ¿Quizá Soderbergh es un realizador medio de miras no demasiado largas? De manera rotunda, ambas.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 10, 2012

    MAGIC MIKE (STEVEN SODERBERGH, 2012)

    por Emilio M. Luna | noviembre 10, 2012
    Eat Sleep Die
    Ayer sábado concluyó la novena edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF) con el anuncio del palmarés. Nueve días del mejor cine continental en la ciudad hispalense que además sirvieron como el habitual marco de las nominaciones de la academia europea de cine. La cinta sueca ‘Eat Sleep Die’ (Äta sova dö, 2012), de Gabriela Pichler se alzó con el Giraldillo de Oro que la acredita como la mejor película del certamen. Pichler debuta con este drama sobre el paro y la xenofobia narrado con tono irónico que ha entusiasmado a la crítica. El jurado conformado por Juan Antonio Álvarez, Dagur Kari, Christelle Lheureux, Laia Marull y Karel Och, al igual que la prensa, no ha tenido ninguna duda. Más controversia ha generado la elección de 'Boy Eating the Bird’s food' (To agori troei to fagito tou pouliou, 2012), de Ektoras Lygizos como Giraldillo de Plata. Una parodia dramática sobre la crisis económica y social del país heleno que contiene alguna escena más que desagradable. Lygizos ya presentó su película en Berlín con idénticas sensaciones en el público. Del resto del cuadro de ganadoras destacan 'L’enfant d’en haut', de Ursula Meier – mejor fotografía y co-producción – y ‘Reality’, de Matteo Garrone – que se estrenaba este fin de semana en nuestro país y que obtuvo el premio especial del jurado –. En el apartado interpretativo, triunfos para los jóvenes protagonistas de las dos principales ganadoras: Nermina Lukac ('Eat Sleep Die') y Yannis Papadopoulos ('Boy Eating the Bird's food'). La actual situación económica muy presente en el palmarés de un festival de nivel inferior a temporadas anteriores pero que ha dejado un buen sabor de boca al respetable. Próxima cita, Gijón. A continuación, el palmarés completo del SEFF 2012.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 10, 2012

    SEFF 2012 | RESUMEN Y PALMARÉS

    por Emilio M. Luna | noviembre 10, 2012
    El hombre con los puños de hierro
    En el capítulo de cine del pasado viernes de Nunca es tarde: los estrenos de la semana con 'Buscando a Eimish', 'En la casa', 'Todo es silencio', 'Reality', 'Campanilla: el secreto de las hadas' y 'Drácula 3D'. En apuntes presentamos 'El hombre de los puños de hierro'. En adictos en serie turno para 'Wallander' (BBC Scotland). Nos despedimos con la banda sonora de Dans la maison, la película de la semana. Pasen una excelente semana. Sueñen, vean cine.
    por Emilio M. Luna
    noviembre 09, 2012

    NUNCA ES TARDE | PROGRAMA Nº 31

    por Emilio M. Luna | noviembre 09, 2012
    Crítica de Drácula 3D, de Dario Argento - Dario Argento's Dracula 3D review
    IMPRESENTABLE DESVARÍO, PRODIGIOSO TOPLESS
    Drácula 3D (Dario Argento's Dracula 3D, Dario Argento, 2012)

    La trayectoria de Dario Argento describe una inexplicable coherencia dentro de su incoherencia. Siempre ha sido fiel a sus señas de identidad, que ha explotado hasta el paroxismo. Desde Rojo oscuro hasta Phenomena, pasando por Suspiria –posiblemente su mejor obra–, el realizador italiano ha hecho méritos para convertirse en figura de culto (el factor diferencial de las minorías cinéfilas), una especie de gurú que retrata la fantasía de manera descarnada y febril. A mediados de la década de los 70 se erigió en uno de los padrinos del giallo, subgénero adherido al thriller más inabarcable: importaba el envoltorio y la sorprendente ejecución de una técnica deliberadamente transgresora. De alguna manera, él y Mario Bava –dos referentes para los eruditos de la serie B y Z, véase Quentin Tarantino– inauguraron no sólo un modelo de narrativa, sino un estilo de vivir (y sentir) el cine. Pero aun reconociendo éstas y otras cuestiones de igual importancia, debo aclarar que nunca he conectado especialmente con los monstruos que habitan sus respectivos universos. Quizá sea por ignorancia, o por aquello que decía Bukowski: “No soy uno que aprende, soy uno que evita”. En cualquier caso, me siento a ver Drácula 3D de Argento con relativas ganas, dispuesto a eliminar de un plumazo lo sufrido anteriormente.

    por Anónimo
    noviembre 09, 2012

    DRÁCULA 3D (DARIO ARGENTO, 2012) | CRÍTICA

    por Anónimo | noviembre 09, 2012
    World War Z trailer
    Salvo cambio radical o timo en ciernes, el primer avance publicado esta mañana de la adaptación de World War Z apostilla que primará el espectáculo por encima de cualquier otro concepto de mayor profundidad. Muchas expectativas portaba esta traslación a la gran pantalla de la novela de culto de Max Brooks que nos adentra en un universo apocalíptico tras una invasión zombie. Pese a que la primera elección de casting – Brad Pitt – hacía invitar al optimismo, los continuos problemas en la pre-producción por temas presupuestarios y de guión han bajando dichas esperanzas a estado reservado. El irregular Marc Foster está a los mandos. Su estreno está programado para el 21 de junio en Estados Unidos. ¿Estamos ante uno de los blockbusters del año o ante otro nuevo fracaso del género? En ocho meses los sabremos. A continuación, el primer tráiler.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 09, 2012

    EXPRESS | Tráiler de ‘World War Z’

    por Emilio M. Luna | noviembre 09, 2012
    Les miserables - Russell Crowe
    Ni 'Lincoln', ni 'Argo', ni 'Silver Linings Playbook', la película en la que se centran todos los focos de cara al Oscar es 'Los miserables' (Les misérables, 2012). Lo es por reparto - con Russell Crowe, Hugh Jackman y Anne Hathaway -, lo es por director - Tom Hooper (El discurso del Rey, 2010) y lo es por género - musical de época -. Demasiados buenos ingredientes para obviar una de las citas ineludibles de este fin de año. Su segundo tráiler así lo atestigua. El 25 de diciembre en las salas estadounidenses.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 08, 2012

    EXPRESS | Segundo tráiler de 'Los miserables'

    por Emilio M. Luna | noviembre 08, 2012
    Opinión de Lo imposible, de Juan Antonio Bayona
    HUMANIDAD
    Lo imposible (The Impossible, Juan Antonio Bayona, 2012)
    Columna para El Periódico Extremadura

    Demasiados adjetivos grandilocuentes acompañaron al estreno de ‘Lo imposible’ (The Impossible, 2012), el nuevo trabajo de Juan Antonio Bayona (‘El orfanato'). Es parte de la enorme campaña mediática de una productora – Mediaset – que apuesta toda la baraja al talento de un joven director que promete trascender más allá de nuestras fronteras. Es aparente ‘cine espectáculo’ y como tal así debe ser publicitado. Una campaña que ha dado sus frutos viendo la tumultuosa acogida del público.

    Dejando a un lado estos excesos, ausentes en el metraje por otra parte, ‘Lo imposible’ es toda una experiencia para el espectador. Lo es porque hace vivir en primera persona el dolor y la confusión de una catástrofe de estas dimensiones. Pero no es lo único. El filme de Bayona irradia la esperanza y el tesón de una familia, no sólo por sobrevivir sino por ese anhelo de reencuentro que funciona como leitmotiv improvisado en una situación límite.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 08, 2012

    LO IMPOSIBLE | COLUMNA CRÍTICA

    por Emilio M. Luna | noviembre 08, 2012
    Stoker, Park Chan-wook
    Hoy hace 155 años nacía Abraham Stoker. Un novelista irlandés que pasó a la posteridad gracias a su novela ‘Drácula’ publicada en 1897. Con él nacía un mito proveniente de leyendas paganas del este de Europa – Vlad Draculea – y que sigue vigente en nuestros días. Solo hay que ver la cosecha audiovisual de la última década. El vampiro se ha convertido, más allá del terror, en un símbolo romántico que conecta con el público con ese término cliché llamado el amor eterno y que no entiende de modas y temporadas. Stoker, que acabó engullido por su propio personaje, recibió numerosos elogios por parte de la crítica contemporánea pese a su estilo bastante convencional. Su final lleno de deudas contrasta con el auge de hoy de uno de los iconos artísticos del siglo XXI. Francis Ford Coppola fue el autor que más se acercó a la esencia del escritor de Crontarf con su versión de 1992. El resto, sucedáneos adaptados a las tendencias anuales. Algo de lo que buscará huir el surcoreano Park Chan-wook en su primer proyecto en tierras americanas titulado ‘Stoker’.

    por Emilio M. Luna
    noviembre 08, 2012

    EXPRESS | Tráiler de ‘Stoker’, de Park Chan-wook

    por Emilio M. Luna | noviembre 08, 2012

    Estrenos

    El corto de Rubén
    El imperio
    Mérida

    Circuito

    Streaming

    Canal
    Ti Mangio
    De humanis El colibrí